viernes, 4 de junio de 2010

De Kooning

Willem de Kooning

(Rotterdam, 1904-East Hampton, EEUU, 1997) Pintor estadounidense de origen holandés. Junto a Jackson Pollock, es el artista más destacado del expresionismo abstracto estadounidense. Tras cursar estudios de arte en la Academia de Rotterdam, viajó a Estados Unidos en 1926 y se estableció en la ciudad de Nueva York. Las pinturas de De Kooning, así como los trabajos escultóricos que desarrolló a partir de 1969, combinan figuración y abstracción. En un primer período intentó una síntesis entre el cubismo sintético y el fauvismo, a la que añadió, experimentando con el automatismo y de manera progresiva, enérgicas manchas de color y personalísimos trazos negros. La figura humana es el tema favorito del artista, siempre representada de manera cruel y desgarradora, no exenta, sin embargo, de lirismo. En la década de 1950 realizó su magistral serie de Mujeres, plasmadas de manera grotesca, realzando rasgos sexuales entre un caos de violentos brochazos de color. De Kooning logró el equilibrio entre la gestualidad del trazo y la emotividad inmediata del color, dotando sus composiciones de una vitalidad sorprendente.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/de_kooning.htm



Woman I

Este cuadro llamado Woman I, fue pintado por De Kooning. En este cuadro se plasma la imagen de una mujer mezclado con estilo abstracto. Es un cuadro del expresionismo. No siempre suele pintar cuadros abstractos, pero si de mujeres.

http://www.theartwolf.com/masterworks/kooning_es.htm


Opinion personal

He elegido este cuadro, porque me ha llamado la atencion bastante ya que en el hace uso de dos estilos completamente diferentes: el retrato de una mujer, y una imagen completamente abstracta. Es muy bonito, pero a su vez muy complicado de pintar; claro que para nuestro artista no tanto. A el estos cuadros le salian del interior.

Chuck Close

Chuck Close

Pintor estadounidense célebre por sus gigantescos retratos basados en primeros planos fotográficos. Los rostros que pinta, y que llegan a medir hasta 3 metros de altura, reflejan cada una de las arrugas y poros del retratado. Su técnica consiste en proyectar una fotografía sobre el lienzo previamente cuadriculado y trasladar metódicamente, cuadrícula a cuadrícula, la imagen a la tela. Nació en Monroe, Washington. En 1964 obtuvo el doctorado en Bellas Artes en la Universidad de Yale. En 1964 y 1965 estudió en Viena (Austria) gracias a una beca Fulbright. De 1965 a 1967 fue profesor de Arte en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, y posteriormente se trasladó a vivir a la ciudad de Nueva York. Pintó su primer cuadro a partir de una fotografía en 1966 y en los siguientes años realizó una serie de retratos enormes en blanco y negro. El sistema de cuadrícula estaba muy extendido entre un grupo de pintores conocidos como hiperrealistas. En 1970 comenzó a pintar retratos en color y en las siguientes décadas pasó del hiperrealismo a una forma de realismo más abstracto. Comenzó, por ejemplo, a añadir a cada cuadrícula su huella dactilar, que entintaba previamente en una almohadilla, como en el caso de Robert/Huella dactilar cuadrada II (1978, Colección de Julius E. Davis). Las huellas dactilares oscuras conforman las zonas sombrías del cuadro, mientras que las más claras o fragmentos de éstas se utilizan para las zonas más luminosas. Durante las décadas de 1980 y 1990 continuó experimentando con diferentes formas dentro de cada cuadrícula, introduciendo en cada una de ellas pinturas abstractas en miniatura, que recuerdan a pequeñas amebas de colores brillantes como el fucsia, el amarillo mostaza, el violeta oscuro y el turquesa. Si se observa la obra a cierta distancia, esos centenares de formas abstractas llenas de color se combinan para conformar un retrato de una minuciosidad en el detalle y de un realismo fotográfico impresionante. En 1988 un trombo en una arteria le provocó una parálisis parcial que le obliga a utilizar silla de ruedas. No obstante, continúa pintando con la ayuda de unas pinzas de bronce y un caballete móvil especialmente diseñado para él.

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=3268

Lorna

Esta obra llamada Lorna, fue pintada por Close. Este cuadro es uno de los estandartes del hiperrealismo americano. Esta es una de las muchas caras humanas que a pintado, con un margen a los lados; y siempre tipo foto de carnet.

http://www.picassomio.es/chuck-close/34052.html


Opinion personal

He elegido este cuadro porque me ha parecido curioso el rostro de la mujer, y la forma en la que aparece en la imagen. Normalmente las obras de Chuck Close son las fotos de carnet, y en esta la chica que se muestra esta de perfil, por lo que no es una foto de carnet. ¿Por que la abra pintado asin?

Fernando Botero

Botero

(Medellín, Colombia, 1932) Pintor y escultor colombiano. Fernando Botero se graduó en 1950 en el Liceo de la Universidad de Antioquia, sita en su ciudad natal. Posteriormente viajó a España para estudiar a los grandes maestros de la pintura española (en especial a Goya y Velázquez).

Sus primeras obras de retratos, paisajes y escenas costumbristas están realizadas con una pincelada muy suelta, que se irá empastando progresivamente, al tiempo que tanto la perspectiva como las figuras se hacen arbitrarias.
A principios de los años sesenta Fernando Botero se estableció en Nueva York, donde sus pinturas le granjearon una notable popularidad en el mercado artístico estadounidense. Entre sus obras más conocidas cabe destacar La alcoba nupcial, Mona Lisa a los doce años y El quite. Su traslado a París coincidió con sus primeros trabajos escultóricos, que compartían las características de su obra pictórica.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/botero.htm


Los musicos

Este cuadro llamado Los musicos, fue pintado por Botero. Es un cuadro muy peculiar, ya que todos los rasgos del cuadro estan hechos con figuras corpulentas.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/botero.htm


Opinion personal

He elegido este cuadro porque me ha parecido bonito, la forma en que lo representa... Las figuras son asin corpulentas...Y estan muy graciosas..




Mel Ramos

Mel Ramos
Mel Ramos es un pintor estadounidense que nació en Sacramento (California) en 1935. Integrante del Arte pop norteamericano de los años 60 del siglo XX.

Frente al grupo de Nueva York formado por Warhol, Lichtenstein y otros, Ramos trabaja en California, lo que va a influir en su trabajo: muestra una sensibilidad diferente a la de los autores de la costa Este. Influido en sus inicios por de Kooning, se alejó más tarde del expresionismo abstracto, corriente de moda cuando era estudiante.
Hacia 1962 comienza una serie de superhéroes sacados de las viñetas del mundo del cómic. Recrea heroínas como Wonder Woman, Phantom Lady o Sheena, de las historietas que leía en su juventud. Su primera exposición individual, en la Galería Bianchini de Nueva York, data de 1964. Desde mediados de los 60 desarrolla un tipo de iconografía que combina desnudos femeninos idealizados (pin-ups) con anuncios de marcas de productos de gran consumo, con todo el cromatismo del Arte pop. Ramos es uno de los primeros artistas del siglo XX que incorporan el arte comercial en su vocabulario formal, y actualmente es uno de los pocos representantes vivos del Pop norteamericano.
Actualmente vive en Horta de Sant Joan (Catalunya). Un bonito pueblo de la comarca de la Terra Alta, donde también pasó muchos años de su vida Pablo Picasso (allí Picasso descubrió el cubismo). También hay un museo del gran pintor Español.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mel_Ramos


Hav a Habana

Esta obra llamada Hav a Habana, fue pintada por Mel Ramos. En ella se representa el consumo del tabaco, en este caso es un puro, con el de la mujer. Los dos son adictivos. Con el tiempo va evolucionando esta teoria, hasta que finalmente cambia por completo su orientacion. A esto se le llama REALISMO MAGICO.

http://www.picassomio.es/mel-ramos/31796.html


Opinion personal

He elegido esta obra por que me ha llamado la atencion la forma en la que compara a la mujer con el tabaco. Creo que en parte tiene razon al decir k la mujer tambien es adictiva, pero no estoy del todo de acuerdo por que la compara de tal forma, que parece un objeto.

sábado, 15 de mayo de 2010

Tapies

Tapies

Considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX en España, Antoni Tápies i Puig es un pintor y escultor informalista, nacido el 13 de diciembre de 1923. Hijo de una familia burguesa catalana y culta, el ambiente liberal en el que fue educado lo llevó rápidamente a despertar interés por los libros.

Pero es recién en 1943 que Tápies despierta su vocación por la pintura, cuando debió ser internado en diversos sanatorios a causa de una enfermedad pulmonar, limitándose a copiar obras de Picasso. En 1945 es cuando decide dejar sus estudios de derecho y dedicarse a la pintura.
En 1946 instala su primer estudio en Barcelona y dos años después co-fundó el movimiento conocido como Dau al Set. En sus comienzos, se notó la influencia de Joan Miró en su arte, un tanto surrealista. Pero luego comenzó a encaminar su propio estilo, convirtiéndose al informalismo, siendo uno de los pioneros en esa rama en España.
En 1953, realiza su primera exposición en New York y en 1958 participa por primera vez en la Bienal de Venecia, designado por el Ministerio de Cultura de España. Ya a fines de esa década, el artista era reconocido internacionalmente.
Sus obras se caracterizan por ser creadas con diversos materiales que no son considerados artísticos, como por ejemplo cuerdas y papel. En la década del 70 y fuertemente influenciado por el Pop Art, comienza a emplear elementos más sólidos para brindarle mayor fuerza a su obra, como por ejemplo trozos de muebles.

Ha expuesto en los más importantes museos y salas de arte del mundo i ha sido galardonado infinidad de veces, por ejemplo con el Premio Príncipe de Asturias en 1990. Ese año además abre la Fundación Antoni Tápies, creada para potenciar el arte contemporáneo.

Obras de Tapies

http://www.youtube.com/watch?v=iw2dhHrRBNg

En este video se encuentran un cojunto de obras de Tapies. Las obras de Tapies se caracterizan por el uso de varios materiales en la composicion de los cuadros. La obre de Tapies es una obra en la que la filosofia alcanza uno de los puntos mas altos.

Opinion personal

He elegido este autor y esta obra porque me ha parecido interesante el hecho de que Tapies se base tanto en la filosofia y la libertad para plasmar sus obras. Esta vez en lugar de colgar una imagen de una obra e colgado el video, ya que es mas extenso y con mas variedad. Espero que os guste.


Informacion sacada de:

http://www.artespain.com/10-07-2008/pintura/obras-de-antoni-tapies

http://www.artespain.com/18-01-2008/pintura/vida-y-obra-de-antoni-tapies

miércoles, 17 de marzo de 2010

Malevich

Kazimir Malevich


(Kiev, actual Ucrania, 1878-Leningrado, actual San Petersburgo, 1935) Pintor ruso. Después de estudiar arte en una academia privada de Moscú, pintó primero cuadros de tipo impresionista para evolucionar pronto hacia un primitivismo inspirado en los fauves y hacia un estilo tubular semejante al de Fernand Léger. Participó con obras de este tipo en varias exposiciones dentro y fuera de Rusia. En sus viajes, conoció el cubismo y el futurismo, que le inspiraron creaciones de fragmentación formal cubista combinada con multiplicación de la imagen futurista.
Pero Malevich deseaba instaurar la supremacía de la sensibilidad pura de las formas sencillas en las artes figurativas, y con tal objetivo fundó el movimiento suprematista, que se dio a conocer en 1915 a través de la obra Cuadrado negro sobre fondo blanco. A partir de entonces, alternó obras de una austeridad absoluta, como la serie negra, con otras de mayor animación colorística y más dinamismo y, en ocasiones, dotadas de cierta sensación de profundidad. Hacia 1918 se inclinó por la austeridad más absoluta con la serie Blanco sobre blanco.
En este período, al considerar que ya no podía llegar más lejos en sus investigaciones, abandonó la pintura para dedicarse a la enseñanza y a la escritura, para exponer sus ideas sobre el arte. Fue profesor en las academias de Moscú y Vitebsk, en la Escuela Nacional de Artes Aplicadas de Moscú, y dirigió el Instituto para el Estudio de la Cultura Artística de Leningrado. Simultáneamente, proyectó estructuras tridimensionales que ejercieron una gran influencia en el constructivismo soviético.

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/malevich.htm


Cuadrado negro

Este cuadro llamado Cuadrado negro, fue pintado por Malevich en 1923-29. Este cuadro supuso una bofetada de sorpresa a los espectadores; ellos tenian que conseguir ver y entender el arte de otra manera. Malevich busco formas simples que no podia encontrar en la naturaleza. Este cuadro ayudo a abrir la mente de algunos espectadores.
Actualmente, este cuadro se encuentra expuesto en el museo Estatal de Rusia, San Petesburgo(Rusia)

http://arte.observatorio.info/2008/01/cuadrado-negro-kasimir-malevich-1923-29





Opinion Personal

He elegido este cuadro, sinceramente porque no hay mucho de que ablar. Una imagen negra, sin ningun dibujo ni nada, no tiene sentido. Pero en fin, por lo que se ve, para ciertos pintores si que lo es. Aunque no se que le ven de arte...

Chagall

Chagall


Nació en Vitebsk, Bielorrusia siendo el mayor de nueve hermanos. Su nombre natal fue Moishe Shagal (Мойше Шагал) o Movsha Jatskélevich Shagalov (Мовшa Хацкелевич Шагалов). El nombre de su madre era Felga-Ita. Fue uno de los más importantes artistas del surrealismo y en su trabajo se encuentran resonancias de fantasías y sueños.
En 1907, Marc Chagall se muda a San Petersburgo donde se vinculó a la escuela de la Sociedad de Patrocinadores del Arte donde estudió bajo la tutoría de Nikolai Roerich. Luego de hacerse conocido como artista dejó San Petersburgo, Rusia, para unirse a un grupo de artistas que se encontraban en el Barrio de Montparnasse, en París, Francia. En 1914 regresó a Vitebsk para casarse con su prometida, Bella Rosenfeld a quien había conocido en 1909. Al comenzar la Primera Guerra Mundial, Chagall permanece en su pueblo natal. En 1915 se casa con Bella y el siguiente año tienen una hija a la que llamaron Ida.
Chagall se volvería un participante activo en la Revolución rusa de 1917. El Ministro de Cultura Soviética lo nombró Comisario de Arte para la región de Vitebsk, donde fundó una escuela de arte. Sin embargo, no se desempeñó bien dentro del sistema soviético y por esta razón se muda a Moscú en 1920 y luego a París en 1923.
Con la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y la deportación de los judíos a los campos de exterminio nazis, Marc Chagall tuvo que abandonar París. Con la ayuda del periodista estadounidense Varian Fry, se mudó a la Villa Air-Bel en Marsella antes de que Fry le ayudara a escapar de Francia, a través de España y Portugal. En 1941, los Chagall se instalan en Estados Unidos.
Algunos de sus trabajos más importantes son La aldea y yo (1911), El violinista verde (1923-1924, Museo Guggenheim, Nueva York), El cumpleaños (1915), Soledad (1933, Museo de Tel Aviv). Hoy en día, una pintura de Chagall se puede vender por más de 6 millones de dólares. Sus litografías también alcanzan un considerable valor.
Cabe destacar su estancia en la Costa Brava, concretamente en la localidad de Tossa de Mar, donde pasó un par de veranos, en 1933 y 1934. Actualmente se conserva en el Museo Municipal de Tossa de Mar, la célebre obra titulada "El violinista celeste".
Sus trabajos se pueden encontrar en la Ópera de París, la Plaza del Primer Banco Nacional en el centro de Chicago, la Metropolitan Opera House de Nueva York, la catedral de Metz (Francia), la Catedral de Fraumünster en Zurich (Suiza), y la Iglesia de San Esteban en Mainz (Alemania). El museo que lleva su nombre en Vitebsk fue fundado en 1997 en el edificio donde habitó su familia. Dicho museo sólo tiene copias de su trabajo, pues durante los tiempos soviéticos fue considerado persona non grata y no se reunieron ejemplares de sus obras.
En 1981, recibió el Premio de la Fundación Wolf de las Artes de Jerusalén.
Murió a la edad de 97 años y está enterrado en el pueblo de Saint-Paul de Vence (cerca de Niza, Francia) junto a su esposa Vava y su cuñado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Chagall


La casa gris

Este cuadro llamado La casa gris, fue pintado por Marc Chagall en 1917. Forma parte de una serie de pinturas que Chagall realizo tras el comienza de la Primera Guerra Mundial. Chagall combina su aprendizaje cubista (fruto de sus años en Paris) con elementos basicos como la figurita situada a la izquierda que podría ser un autorretrato o la representación sinuosa del cielo. Estos elementos unidos a los dominantes tonos grises transmiten la percepción "triste y desgraciada" que Chagall tenía del lugar que le vio nacer.

http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/445


Opinion Personal

He elegido este cuadro porque me ha gustado mucho. Pienso que Chagall quiere expresar con cierto cuadro, su tristeza en la infancia. Por eso ha pintado esta casa con esos colores tan tristes. A Chagall le recuerda el lugar donde se crio de pequeño.
Aunque Chagall piense eso, ami me a llamado la atencion sobre todo esa figura casi abstracta, por no decir abstracta en el cielo; no se aprecia lo que es.. Es mas no pinta nada ahi.

Duchamp

Duchamp


Artista dadaísta francés, cuya obra ejerció una fuerte influencia en la evolución del arte de vanguardia del siglo XX. Nació el 28 de julio de 1887 en Blainville, y era hermano del artista Raymond Duchamp-Villon y del pintor Jacques Villon. Duchamp comenzó a pintar en 1908. Después de realizar varias obras en la línea del fauvismo, se dedicó a la experimentación y al arte de vanguardia e hizo su obra más famosa, Desnudo bajando una escalera (1912, Museo de Arte de Filadelfia), en la que expresa el movimiento continuo a través de una cadena de figuras cubistas superpuestas. La pintura causó furor en el Armory Show que tuvo lugar en Nueva York en 1913. Después de 1915 pintó muy pocas obras, aunque continuó trabajando hasta 1923 en su obra maestra, Los novios desnudando a la novia (1923, Museo de Arte de Filadelfia), una obra abstracta, conocida también como El gran espejo. Realizada en óleo y alambre sobre espejo, fue recibida con entusiasmo por parte de los surrealistas. En el campo de la escultura fue pionero en dos de las principales innovaciones del siglo XX, el arte cinético y el arte ready-made. Este último consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso cotidiano, tales como un urinario o un portabotellas, que podían convertirse en arte por deseo del artista. Su Rueda de bicicleta (el original de 1913 se ha perdido, tercera versión de 1951, Museo de Arte Moderno, Nueva York), uno de los primeros ejemplos de arte cinético, estaba montada sobre una banqueta de cocina. Su periodo creativo fue corto y después dejó que fueran otros los que desarrollaran los temas que él había ideado, aunque no fue muy prolífico, su influencia fue crucial para el desarrollo del surrealismo, el dadá y el Pop Art. En 1955 Duchamp se nacionalizó estadounidense.

http://www.epdlp.com/pintor.php?id=235


La fuente de Duchamp

Esta urinario, llamado para Duchamp fuente era una obra de arte. Se basa en el Dadaismo, que fue el movimiento más revolucionario y absurdo, aquel que se posicionaba en contra del arte clásico, contra todo tipo de arte, y derrumbaba sus cimientos.
Un movimiento capaz de poner en un pedestal un urinario con el título de “Fuente”.
Este objeto se encuentra actualmente espuesto en el Museu Nacional d’Art de Catalunya.

http://www.diariodelviajero.com/museos/exposicion-de-arte-dadaista-en-barcelona


Opinion Personal

He elegido esta obra, porque me ha llamado la atencion, que una persona crea que un urinario normal y corriente es una obra de arte. Me parece raro que este artista vea cierto objeto como algo importante… Me pregunto ¿porque cogio un urinario precisamente y no un lavabo, por ejemplo?

sábado, 13 de marzo de 2010

Chirico

Chirico

Estudió arte en Atenas y Florencia, antes de mudarse a Alemania en 1906, donde ingresó a la Academia de Bellas Artes de Múnich. Allí entró en contacto con las obras de los filósofos Nietzsche y Arthur Schopenhauer, además de estudiar las obras de Arnold Böcklin y Max Klinger. Volvió a Italia en el verano de 1909 para pasar seis meses en Milán. A principios de 1910 se mudó a Florencia nuevamente, donde pintó "El enigma de una tarde de otoño", la primera de sus obras de la serie "Plaza metafísica", después de una experiencia personal en Piazza Santa Croce. En Florencia pintó también "El enigma del oráculo". Al año siguiente, De Chirico pasó algunos días en Turín, de camino a París, y quedó impresionado por lo que llamó "el aspecto metafísico de Turín" que se apreciaba en la arquitectura de sus arcadas y plazas. De Chirico vivió en Paris hasta su alistamiento en el ejército en mayo de 1915, durante la Primera Guerra Mundial.

Los cuadros que De Chirico realizó entre 1909 y 1914 son los que le han dado más reconocimiento. Este período se conoce como el período metafísico. Las obras destacan por las imágenes que evocan ambientes sombríos y abrumadores. A principios de este período, los modelos eran paisajes urbanos inspirados en las ciudades mediterráneas, aunque gradualmente, la atención del pintor se fue desplazando hacia estudios de cuartos atiborrados de objetos, a veces habitados por maniquíes.
Casi de inmediato, el escritor Guillaume Apollinaire alabó el trabajo de Chirico y lo ayudó a presentarlo al grupo que más tarde se dedicaría al surrealismo. Yves Tanguy escribió en 1922, que quedó tan impresionado al ver una obra de De Chirico en un aparador de una galería, que decidió en ese momento convertirse en artista, aún sin haber tocado un pincel en su vida. Otros artistas que han reconocido la influencia que han recibido de Giorgio de Chirico son Max Ernst, Salvador Dalí y René Magritte. Se considera a De Chirico una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista.

http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_de_Chirico


El enigma de la hora

Este cuadro llamado El enigma de la hora es una pintura de Chirico. Fue pintada cuando empezo como pintor metafísico, cuando intentaba plasmar las islas de edificios y otros entornos urbanos.

El cuadro muestra una escena urbana de arquitectura clásica.Varias figuras alrededor de la escena aparacen difuminadas, dando un sentido de ausencia. Un gran reloj culmina el entorno, marcando las tres menos cinco.


http://es.wikipedia.org/wiki/El_enigma_de_la_hora
 
 
Opinion personal
 
He elegido este cuadro porque me ha parecido un cuadro bastante actual. Y creo que me ha llamado la atencion por eso, mas que nada por la sensacion de hoy que tiene.

viernes, 12 de marzo de 2010

Dali

Dali


Salvador Dalí (Figueras, 11 de mayo de 1904 - Figueras, 23 de enero de 1989), fue un pintor español considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Su nombre completo era Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech.
Dalí es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante.Los recursos plásticos dalinianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la habilidad de forjar un estilo marcadamente personal y reconocible, que en realidad era muy ecléctico y que «vampirizó» innovaciones ajenas. Una de sus obras más célebres es La persistencia de la memoria, el famoso cuadro de los «relojes blandos», realizada en 1931.
Como artista extremadamente imaginativo, manifestó una notable tendencia al narcisismo y la megalomanía, cuyo objeto era atraer la atención pública. Esta conducta irritaba a quienes apreciaban su arte y justificaba a sus críticos, que rechazaban sus conductas excéntricas como un reclamo publicitario ocasionalmente más llamativo que su producción artística.Dalí atribuía su «amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo, su pasión por el lujo y su amor por la moda oriental» a un autoproclamado «linaje arábigo», que remontaba sus raíces a los tiempos de la dominación árabe de la península ibérica.


Le grand masturbateur

Este cuadro llamado Le grand masturbateur, fue pintado por Dali.
Este cuadro refleja los deseos sexuales de nuestro pintor, tambien juega mucho con la ambigüedad de las imagenes. La figura principal del cuadro es el autorretrato del pintor con sus rasgos mas caracteristicos. A parte de este autorretrato se encuentran algunos objetos, como tambien se encuentra como una figura de mujer que se aproxima al pene del hombre que hay en pie. Todos los elementos simbolizan algo.
La implicacion del deseo sexual se representa en la cabeza del leon, que se encuentra debajo de la "fantasia fellatoria"; que ahora ya se encarna en forma de mujer, junto a un lirio, que encarna la masturbacion como la forma pura de la relacion sexual.
Es un cuadro que a pesar de tener muchos elementos, parece tener tan solo uno.

http://www.terra.es/personal/asg00003/dali/masturba.html


Opinion personal

He elegido este cuadro porque me ha parecido un poco extraño, y a su vez gracioso, ya que parece que parece que la mujer se la va a chupar al hombre que se encuentra de pie. No me esperaba que un pintor famoso pintara algo asin, creo que por eso mismo me ha llamado la atencion el cuadro.

lunes, 15 de febrero de 2010

Manet

Manet

Édouard Manet nació en París el 23 de enero de 1832, en una familia acomodada. Sus días escolares pasaron sin acontecimientos destacables y terminó su formación sin obtener la calificación necesaria para estudiar derecho, para decepción de su padre, que era magistrado. A los dieciséis años viajó a Río de Janeiro como marinero en prácticas, con intención de ingresar en la Academia Naval Francesa, y cuando vio que su proyecto no tenía éxito decidió dedicarse al arte, pasando a su regreso, hacia 1850, casi seis años como alumno de Thomas Couture, un pintor muy estrecho de miras como profesor. Allí estuvo durante casi seis años y, al mismo tiempo, pudo copiar en el Louvre cuadros no sólo de Tiziano, Rembrandt y Velázquez, sino también de Goya, Delacroix, Courbet y Daumier. De Couture aprendió que para ser un gran maestro hay que escuchar las enseñanzas de los que lo han sido en el pasado, pero por desgracia, Couture era un antirrealista fanático y convencido. Enfurecido por las mofas que Manet hacía con respecto al Premio de Roma, Couture le dijo que nunca llegaría a ser otra cosa que el Théodore Rousseau de su época. Después de esto, Manet hizo su propia síntesis personal de la historia de la pintura y de lo que podía aprender viendo grabados japoneses. Y es que el pintor fue siempre un extraño ecléctico.
Desde 1853 hasta 1856 Manet se dedicó a viajar por Italia, los Países Bajos, Alemania y Austria, copiando a los grandes maestros.
El 28 de octubre de 1863 contrajo matrimonio con la pianista holandesa Suzanne Leenhoff, con la que mantenía relaciones desde 1850. A pesar de la boda, el que casi con seguridad era su hijo, León, nacido en 1852, siguió llevando el apellido de la madre, y pasando por hermano de ésta.
En agosto de 1865 emprendió un viaje por España, organizado por su amigo Zacharie Astruc, en el que descubrió la pintura barroca española, en particular a Velázquez, que tendrá una enorme influencia en su obra.
En 1867, aprovechando la afluencia de público que se preveía con motivo de la Exposición Universal, Manet y Courbet levantaron cada uno un pabellón en la Place de l'Alma, ante una de las entradas de la exposición, para exponer su propia obra. Con este fin le pidió a su madre, con quien vivían su familia y él desde hacía unos meses, que le adelantase 28305 francos de su herencia. En esta exposición, Manet vendía unos folletos impresos con un artículo publicado en L'Artiste en el que su amigo y admirador Èmile Zola hace una entusiasta defensa de su pintura. Además del texto, los folletos incluían un retrato de Manet por Bracquedemont y un aguafuerte de una de sus obras más polémicas, Olimpia. A pesar del dinero gastado y de la amplia publicidad que se hizo, su exposición individual, en la que se mostraban alrededor de cincuenta obras, no obtuvo éxito de ventas ni de crítica, y fue objeto de burlas y caricaturas en el periódico satírico L'Amusant.
Ese mismo año empezó a trabajar en una serie de pinturas de contenido político, que reflejaban la ejecución del emperador Maximiliano de México, entre ellas una litografía que fue prohibida por la censura a causa de las ideas republicanas del pintor. Poco después, Zola publica en La Tribune Française un artículo contra el censor. Otra de las pinturas de esta serie fue presentada al Salón en 1869; a pesar de la negativa a exponer el cuadro, Manet, que contiuaba buscando para su pintura el reconocimiento oficial, no retiró del certamen otra de sus obras, El balcón, que sí había sido admitida.
En 1869 tomó como discípula a Eva Gonzalès, hija de un conocido novelista, que le había sido presentada por un marchante de arte. La joven, que no carecía de talento, pero a la que le faltaba iniciativa, fue la única alumna de Manet, quien la retrató en 1870.
Al estallar la guerra franco-prusiana Manet, junto con otros impresionistas, fue movilizado. envió a su familia a Oloron.Ste.-Marie, en los Pirineos, y envió trece cuadros a Duret, entes de entrar como teniente al servicio de la Guardia Nacional durante el sitio de París.Tras la declaración del armisticio, en 1871, formó parte, junto con otros catorce pintores y diez escultores de la federación de artistas de la efímera Comuna de París.
En 1872 Durand-Ruel adquirió por 35000 francos veinticuatro obras de Manet y organizó la primera exposición de pintores impresionistas, que no tuvo éxito comercial. sin embargo, entre estos artistas iba surgiendo una conciencia de grupo que los llevaría a formar la Société Anonyme des artists para realizar exposiciones colectivas.
En esta época, en la que tiene mucha relación con Monet, empieza Manet a adoptar las técnicas impresionistas si bien rehusará participar en las exposiciones colectivas. en cambio, organiza una exposición de sus obras en su propio taller de la parisina calle de St. Petersboug, que gozó de bastante popularidad, rumoreándose en la época que había tenido unas 4000 visitas.
Hacia 1880, su salud empezó a deteriorarse a causa de un problema circulatorio crónico, que no mejoró a pesar de someterse a tratamientos de hidroterapia en Bellevue. En esta época fue reconocido su talento con una medalla de segunda clase concedida por el Salón, y fue nombrado también Caballero de la Legión de Honor.
El 20 de abril de 1883, a causa de su enfermedad, le fue amputada la pierna izquierda y, diez días más tarde falleció, a los 51 años de edad.
En febrero de 1884 se pusieron a la venta todas las obras de su taller en el Hôtel Drouot; a la venta acudieron los pintores impresionistas, que adquirieron muchas de las obras; se venieron 159 cuadros por un total de 116637 francos, quedando Olympia entre las obras que no fueron compradas.



http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet


El pifano

Este cuadro llamado El pífano, fue pintada por Manet en 1865. Este cuadro fue rechazado por el jurado del Salon de Paris de 1866. La pintura fue expuesta en 1867 en una de las muestras que Manet hacía de su producción en su propio taller. En 1884 se organizo una gran exposicion retrospectiva en la que Manet estuvo presente.
Entre 1872 y 1873 el cuadro permaneció en una coleccion particular. Mas tarde dicho cuadro fue destinado al museo del Louvre, donde se expuso en 1914; y en 1947 es trasladado a la Galeria del Jeu de Paume, donde permanecio hasta 1986, que fue trasladado al Museo de Orsay.
Actualmente el cuadro de El pifano esta expuesto en la sala 14 del nivel 0 de este ultimo museo citado anteriormente.

http://es.wikipedia.org/wiki/El_p%C3%ADfano




Opinion personal

He elegido este cuadro porque me ha parecido un poco peculiar. Refleja la imagen de un chico tocando el flautin(el pifano). Y tambien, porque ya lo conocia anteriormente de haberlo visto en otras asignaturas.

Picasso

Picasso


Pablo Ruiz Picasso nacio en Malaga el 25 de octubre de 1881, y murio en Francia el 8 de abril de 1973, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista.
Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras supervivientes en museos de toda Europa y el mundo.
En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del Partido Comunista Francés hasta su muerte,el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie a los 91 años. Está enterrado en el parque del castillo de Vauvenargues.


http://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso



Guernica

Este cuadro llamado Guernica, fue pintado por Pablo Picasso en 1937. Este cuadro refleja el bombardeo que hubo en este año, durante la Guerra Civil Española. Este cuadro fue pintado porque lo encargo el Gobierno de la Republica Española, para poder exponerlo en el pabellon español durante la Exposicion Internacional, para atraer al publico. En 1940 Picasso penso en dejar el cuadro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York porque en España se habia instaurado un nuevo regimen. En 1981 la obra volvio a España ya que la democracia habia vuelto. Interpreta a la polemica, pero el valor artistico esta fuera de discusion.
A parte de estar considerado como una de las obras mas importantes, se ha convertido en un autentico icono del siglo XX.


http://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro)

Opinion personal

He elegido este cuadro, porque a primera vista no parece que sea un cuadro antiguo, sino una pintura moderna. Tambien, es el cuadro mas famoso de Picasso, y me a parecido extraño que este lo dibujara, porque no tiene nada que ver con su espoca.

domingo, 7 de febrero de 2010

Munch

Edvard Munch


(Loten, Noruega, 1873-Ekely, cerca de Oslo, id., 1944) Pintor y grabador noruego. Tuvo una infancia muy difícil, ya que su madre y su hermana murieron cuando él era muy joven, y su padre era hombre dominado por obsesiones de tipo religioso. De todo ello surgió una personalidad conflictiva y un tanto desequilibrada, que él mismo consideraba la base de su genio.
En 1885 llevó a cabo el primero de sus numerosos viajes a París, donde conoció los movimientos pictóricos más avanzados y se sintió especialmente atraído por el arte de Gauguin. No tardó en crear un estilo sumamente personal, basado en acentuar la fuerza expresiva de la línea, reducir las formas a su expresión más esquemática y hacer un uso simbólico, no naturalista, del color, y de ahí su clasificación como pintor simbolista.
De 1892 a 1908 vivió en Alemania, sobre todo en Berlín, aunque hizo frecuentes viajes a Noruega y París. En Berlín presentó en 1892 una exposición que tuvo que ser retirada por el escándalo que suscitó y que dio pie a la creación de la Secesión Berlinesa. En 1908 volvió definitivamente a Noruega, donde recibió algunos encargos oficiales (pinturas del paraninfo de la Universidad de Oslo) y pasó sus últimos años en soledad
El pintor decía de sí mismo que, del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y disecado cuerpos, él intentaba disecar almas. Por ello, los temás más frecuentes en su obra fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad (Melancolía), la angustia (El grito, tal vez su mejor obra), la muerte (Muerte de un bohemio) y el erotismo (Amantes, El beso).
Se le considera precursor del expresionismo, por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras, además del mejor pintor noruego de todos los tiempos.




http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/munch.htm




El grito


Este cuadro llamado El grito, fue pintado por Munch en 1893. La version mas famosa de este cuadro se encuentra actualmente expuesta en la Galeria Nacional de Oslo.


En los ultimos años esta obra a sido objeto de robos. La version mas conocida, fue robada en febrero de 1994, y fue recuperada ocho semanas mas tarde.

Esta obra simboliza a un hombre moderno en su peor momento de angustia y desesperacion. El paisaje de fondo es Oslo. El grito esta considerado como una de las obras mas importantes de nuestro artista, constituyendo una imagen semejante al de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

En esta pintura abundan los colores rojizos y oscuros de fondo. Y en la figura principal, aparece esta persona sin pelo en un sendero de vallas. Esta persona esta gritando. En el fondo podemos apreciar a dos personas con sombrero que no podemos distinguir claramente. El cielo parece esta fluido y arremolinado; al igual que el resto del fondo.



http://es.wikipedia.org/wiki/El_grito


Opinion personal

He elegido este cuadro porque ya lo conocia de antes, salio en una serie que yo suelo ver. Al verlo me rei mucho porque podian hacer que los cuadros cobraran vida y entendi un significado de porque estaba este señor gritando, tenia los zapatos muy apretados...nose si eso sera su verdadero significado, pero ¿que otro puede ser? En general este cuadro presenta un aspecto muy llamativo, por la tonalidad de colores que tiene. Y por la manera en la que salen. Me ha gustado mucho.

Van Gogh

Vincent van Gogh



Vincent Willem van Gogh nacio el 30 de marzo de 1853 y murio el 29 de julio de 1890, fue uno de los principales pintores del Postimpresionismo.Pintó 900 cuadros y 1.600 dibujos. La figura central en su vida fue su hermano menor Theo, quien continua y desinteresadamente le prestó apoyo financiero. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. Para Theo fueron 650 de sus 800 cartas conservadas.
La calidad de su obra sólo fue reconocida después de su muerte considerándose una de los grandes maestros de la pintura. Tuvo una gran influencia en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los fauvistas como Derain, Vlaminck y Kees Van Dongen. Por medio de numerosas reproducciones muchas de sus obras son muy conocidas y se encuentran profundamente enraizadas en la consciencia artística general y mantienen su actualidad en todo el mundo.



http://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh#Biograf.C3.ADa
 
 
 
La noche estrellada
 
Este cuadro llamado La noche estrellada, fue fintado por Vinicent Van Gogh en 1889, 13 meses antes de su suicidio. Es una de las obras maestras de este pintor.

Es cuadro muestra la vista desde una ventana hacia el exterior durante la noche.Sin embargo la obra fue pintada durante el dia.
Desde 1941 esta obra forma parte de una coleccion que se encuentra en el Museo de Arte Moderdo de Nueva York.
Esta obra a sido una de las mas conocidas de nuestro pintor.



http://es.wikipedia.org/wiki/La_noche_estrellada


Opinion personal

Este cuadro me ha gustado por la fantasia y la irrealidad que tiene... Hace del paisaje un mundo mas infantil y mas bonito. Por lo que llama mas la atencion.

Morisot

MORISOT


Nacida en Bourges, en el seno de una familia burguesa, fue precisamente su familia quien animó a Berthe y a su hermana Edma a iniciarse en el arte. Morisot demostró la posibilidades de las mujeres en las artes a fines del siglo XIX.
A la edad de 20 años, Berthe Morisot conoció a Camille Corot, importante paisajista de la Escuela de Barbizon. Éste la admitió como su discípula y la introdujo en los círculos artísticos.
Pronto adquirió la técnica impresionista de pintar al aire libre, donde creaba pequeños cuadros y esbozos para grandes obras que terminaba en el estudio. Su primera participación en el Salón de París fue en 1864 con dos paisajes y continuó exhibiendo continuamente en el Salón hasta 1874, año de la primera exposición impresionista, en la que participo con La cuna.
En 1868, conoció a Édouard Manet y en 1874 se casó con Eugène Manet, su hermano menor. Ella fue la que convenció al maestro de pintar al aire libre y lo atrajo al grupo de pintores que sería posteriormente los impresionistas. Manet sin embargo, nunca se consideró como impresionista, ni estuvo de acuerdo con exhibir junto al grupo.
Morisot, junto a Camille Pissarro, fueron los dos únicos pintores que tuvieron cuadros en todas las exposiciones impresionistas originales.
Al igual que Mary Cassatt, Eva Gonzalès o Marie Bracquemond, Berthe Morisot fue relegada a la categoría de "artistas femeninas" por su temática de la vida cotidiana (mujeres, niños y escenas domésticas). Sin embargo, como mandaba la doctrina impresionista, Morisot pintaba la inmediatez, lo que veía en su vida normal. Como una mujer de la alta burguesía, estaba habituada a escenas domésticas, deportes campestres y un amplio círculo de mujeres y niños, ya que el mundo masculino les estaba vetado.
La vida de Berthe Morisot se vio ensombrecida por la muerte de Édouard Manet en 1883, la de su esposo, Eugène Manet, en 1892, y la de su hermana. Educó sola a su hija, Julie Manet, con quien mantuvo siempre lazos muy fuertes. Al morir a los cincuenta y cuatro años, confió su hija a sus amigos, Edgar Degas y Stéphane Mallarmé.
Berthe Morisot murió en 2 de marzo de 1895 en París y está enterrada en el cementerio de Passy en París.
En la actualidad, sus pinturas pueden alcanzar cifras de más de 4 millones de dólares.



http://es.wikipedia.org/wiki/Berthe_Morisot


LA CUNA


Este cuadro llamado La cuna, fue pintado por Berthe Morisot en 1872. Representa a una de sus hermanas con su bebe. La mirada de la madre, la línea de su brazo izquierdo doblado, al que hace frente el brazo también plegado del niño, los ojos cerrados del bebé, dibujan una diagonal que resalta todavía más el movimiento de la cortina en el fondo. Esta diagonal relaciona la madre con su hijo. Esto hace que el sentimiento de intimidad y amor hacia su hijo sea mas fuerte. Esta cuna no se mostrara mas y permanecera guardada en la familia del modelo hasta que la adquierió el museo del Louvre en 1930.

Actualmente se encuentra expuesta en el museo de Orsay en París.




http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/obras-comentadas/pintura/commentaire_id/la-cuna-9296.html?tx_commentaire_pi1%5BpidLi%5D=509&tx_commentaire_pi1%5Bfrom%5D=841&cHash=1752265c3b



Opinion personal

He elegido este cuadro por que me a llamado la atencion al ser una imagen tan cotidiana... Refleja la figura de una madre junto a su bebe. Y lo que mas me ha llamado la atencion es, ¿por que una imagen tan de hoy tiene rasgos del pasado? Nose... quizas sea por eso por lo que me a gustado el cuadro.

martes, 12 de enero de 2010

Corot

Jean Baptiste Camille Corot


(París, 1796-id., 1875) Pintor francés. Tras formarse durante dos años con pintores paisajistas como Michallon y Bertin, comenzó su trayectoria pintando al aire libre, fuertemente influido por el estilo italiano. Sus primeras obras, como El puente de Narni se caracterizan por una pálida luminosidad y una sutil expresividad poética. Presencia habitual en los Salones de Otoño, a principios de 1830 se decantó por una temática más modesta, aunque sin apartarse del paisajismo o el retrato (Jinete del caballo blanco, 1833). Regresó a Italia en 1843, momento a partir del cual fue matizando su paleta para captar con suave lirismo la textura luminosa de amaneceres y crepúsculos, en una especie de romanticismo calmo y reposado cuya técnica de pincelada corta anuncia el impresionismo (La danza de las ninfas, 1850). En esta última etapa, la pintura de Corot alcanzó un supremo equilibrio entre idealismo y realismo, que se tradujo en obras maestras tales como Mujer de la perla (1868-1870) o Mujer en azul (1874).



La mujer de la perla
 

Este cuadro, llamado La mujer de la perla, fue pintado por Corot. Es una de las figuras mas importante de este poeta. La adolescente reflejada en este cuadro, (tambien protagonista de una novela escrita) lleva puesto un vestido italiano que en pintor ha traido de sus viajes, a parte de eso, le toma posicion a las manos, y a en la cara, intenta reflejar una expresion grave.


Este cuadro se encuentra expuesto en el museo del Louvre.


Turner

Joseph Mallord William Turner

Paisajista inglés reconocido sobre todo por su dinámico tratamiento de los efectos de la luz natural en los temas de paisaje y marinas. Su obra es determinante para el desarrollo del impresionismo. Turner nació en Londres en 1775 y estudió en la Royal Academy of the Arts. A los 15 años realizó su primera exposición en ella, y continuaría mostrando sus trabajos hasta 1850. Fue elegido socio de la Royal Academy en 1799, y se convirtió en miembro tres años después. Durante su trayectoria profesional realizó numerosos viajes a través de Inglaterra, Escocia, Francia, Suiza e Italia. Las primeras obras de Turner fueron sobre todo acuarelas de paisajes. A finales de la década de 1790 había comenzado a exponer sus primeros óleos, algunos con la misma vibración cromática que con éxito había aplicado en sus acuarelas. Sus obras de madurez se dividen en tres periodos. Durante el primero (1800-1820) Turner pintó numerosas escenas mitológicas e históricas de suave colorido y énfasis en los contornos y detalles. En ellas se percibe la influencia del paisajista francés del siglo XVII Claude Lorrain, fundamentalmente en la utilización de efectos atmosféricos, como se observa en Sol naciente a través del vapor (1807, National Gallery, Londres) y en el tratamiento de las formas arquitectónicas, como en Dido construyendo Cartago (1815, National Gallery, Londres). También realizó numerosos grabados para su inacabada colección Liber studiorum (1806-1819). Las pinturas de su segunda etapa (1820-1835) se caracterizan por un colorido más brillante y por la difuminación de la luz.


El naufragio (1805)



En este cuadro llamado El Naufragio, como podemos ver aparecen las aguas de mar definidas de una manera muy compacta. En el se muestran la lucha del bote contra el mar enfurecido. En este cuadro podemos observar como la pintura nos refleja la lucha del hombre. Al ver las figuras del bote, produce el terror en el espectador, lo que demustra la capacidad del pintor, para pintar emociones que estamos acostumbrados a ver en la vida real.


La iluminacion tiene un carácter dramatico, con claridad en el primer termino. Mientras el mar esta oscuro para poder asin presentar sus dramaticas emociones.

En este cuadro se muestra la influencia del barroco.

lunes, 11 de enero de 2010

Blake

William Blake


Londres, (1757 - 1827) Pintor, grabador y poeta británico, una de las figuras más singulares y dotadas del arte y la literatura inglesa. Fue para algunos un místico iluminado, un religioso atrapado en su propio mundo, y para otros un pobre loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, como Thomas Butts, creían en su arte y le compraban algunos grabados. La posteridad, sin embargo, ha considerado a William Blake como un visionario.
Su padre era calcetero, y parece haber pertenecido a una secta de seguidores de Swedenborg. En 1771 Blake empezó a trabajar como aprendiz con el grabador James Bazire; en 1780 conoció al rígido y frío escultor neoclásico John Flaxman, de quien aprendió el gusto por la seguridad y la precisión de contornos en el dibujo.
Durante la primera época de su vida, que llega hasta su matrimonio en 1782 con Catherine Boucher (la cual se reveló para él una esposa ideal) y la publicación de los Poetical Sketches (Esbozos poéticos, 1783), se dedicó a la poesía y a las artes plásticas; estudió a los artistas griegos, a Rafael, a Durero y sobre todo a Miguel Ángel, al que, incapaz de asimilar en su potencia creadora y volumétrica, tradujo en términos lineales, con lo cual se aproximó inconscientemente al juego curvilíneo de los miniaturistas célticos. De su gran entusiasmo por el famoso escultor participaba también el pintor suizo H. Fuseli (Füssli), que se estableció en Inglaterra en 1779, fue conservador de la Royal Academy e influyó indudablemente en Blake.
Blake, por otra parte, experimentó además la influencia del gótico, y copió los monumentos sepulcrales de la abadía de Westminster y de otros templos antiguos.
La segunda etapa de su vida (1783-1803) comprende la maduración de su arte poético y pictórico. En 1784 abrió un negocio de grabados, que mantuvo hasta la muerte de su hermano Robert; luego trabajó para otros: primero con Thomas Butts, quien le ayudó generosamente y fue siempre amigo suyo, y, más tarde (1800), junto a William Hayly, noble que se jactaba de poeta y mecenas y que asignó a Blake como residencia un "cottage" en Felpham, en el litoral de Sussex, donde nuestro autor pasó tres plácidos años y compuso algunos versos que figuran entre los más deliciosos y abstrusos de su producción. Desde 1793 a 1800 vivió en Lambeth, suburbio de Londres.

'El Fantasma de la Pulga'



Este cuadro, llamado El fantasma de la Pulga, fue pintado por William Blake. Esta otra desafio las convenciones artisticas del siglo XVIII. En esta obra aparece un ser medio animal, medio humano, caminando entre unas cortinas. Su monstruosidad contrasta con el pequeño tamaño de la pulga que se aprecia entre sus pies, lo que representa la encarnacion de este ser monstruoso.

En el cuadro llama la atencion la estrecha y larga cola. Al principio, la cola era de un color azul brillante, pero con el paso del tiempo, se ha deteriorado y a hecho que se convierta en un color marron oscuro.
Dicho cuadro se encuentra expuesto en el Tate Gallery en Londres.

Marat

David Marat

Jean-Paul Marat fue un científico y médico francés de padre sardo y madre suiza que realizó gran parte de su carrera en el Reino Unido, pero que resulta más conocido como activista, periodista y político durante la Revolución francesa.

Se le identificó con el ala izquierda de la Revolución. Fue tan amado por los sectores más desposeídos de la sociedad como detestado por los aristócratas y burgueses. Para garantizar el triunfo revolucionario, estuvo a favor de medidas tan radicales como las llamadas Masacres de septiembre de 1792 de los "enemigos de la revolución" encarcelados. Fue miembro del partido Cordeleros durante la Revolución francesa y ayudó a consolidar el Reinado del Terror elaborando "listas negras". Fue apuñalado en su bañera por la girondina Charlotte Corday en 1793.


La coronacion de Napoleón


Este cuadro, llamado la coronacion de Napoleon, es una obra de Jacques-Louis David. Esta obra fue realizada entre 1805 y 1808. El cuadro esta compuesto por varias lineas directrices, y respeta las normas del neoclacisismo Todas las miradas parecen ir hacia Napoleon porque una de las principales lineas, pasa por la cruz, que tiene una orientacion vertical.
Este cuadro se encuentra expusto en el museo del Louvre, Paris.

Goya

Francisco Goya


Goya fue el artista europeo más importante de su tiempo y el que ejerció mayor influencia en la evolución posterior de la pintura, ya que sus últimas obras se consideran precursoras del impresionismo.
Este aprendió de su padre el oficio de dorador, pero, decidido a dedicarse a la pintura, se trasladó a Madrid para formarse junto a Francisco Bayeu, con cuya hermana se casó en 1775, año de su establecimiento definitivo en Madrid. Bayeu le proporcionó trabajo en la Real Fábrica de Tapices, para la que realizó sesenta y tres cartones, en su mayor parte con escenas idílicas y de la vida diaria, plasmadas con colores claros y vivos e impregnadas de alegría y romanticismo.
Simultáneamente, Goya empezó a pintar retratos y obras religiosas que le dieron un gran prestigio, hasta el punto de que en 1785 ingresó en la Academia de San Fernando y en 1789 fue nombrado pintor de corte por Carlos IV.
Goya trabajó como retratista no sólo para la familia real, sino también para la aristocracia madrileña, y de hecho entre estos retratos se encuentran algunas de sus obras más valoradas, como La condesa de Chinchón o las famosas La maja vestida y La maja desnuda; sobre estas últimas dice la leyenda popular que representan a la duquesa de Alba, quien habría mantenido con el artista una relación de tintes escandalosos. En los retratos de Goya destaca, en líneas generales, su atento estudio de las posturas y las expresiones, así como los contrastes de luces y sombras que realzan la figura del protagonista.



La maja desnuda

Este cuadro, llamado la maja desnuda, se realizo entre 1797 y 1800. La tecnica que usa el pintor nos recuerdas a otras pinturas de este mismo(Goya). En el podemos observar su extraña cabeza, que parece de maniqui, no expresa nada y esta pegada al tronco de tal manera que no posee mucha logica. Este cuadro esta basado en el analisis de pinceladas, colores y modelado.


Quizas, este retrato tenga algo que ver con la celebre Pepita Tudó.

Este cuadro posee una calidad tersa y aporcelanada, casi de esmalte; su concepto de perfección anatómica tiene más de obra académica que de mujer de carne y hueso. Nacarada y casi transparente, contrasta con el lugar tan exquisito donde se halla tendida, en el que brillan los blancos y azules con fina intensidad. Es casi neoclásica por su sentido escultórico y aunque responde al tipo femenino habitual en la producción de grabados y dibujos del maestro, es lo menos "goyesco" que pintó.